Классическое голливудское кино (англ.Classical Hollywood cinema) — термин, используемый в кинокритике для описания как повествовательного, так и визуального стиля кинопроизводства, который стал характерным для кинематографа США между 1910-ми (сразу после Первой мировой войны) и 1960-ми годами[1]. В итоге он стал самым влиятельным и распространённым стилем кинопроизводства во всём мире[2]. Схожие или связанные термины включают Классический Голливудский нарратив, «Золотой век» Голливуда, Старый Голливуд и Классическую преемственность[3].
На протяжении веков единственным визуальным стандартом повествовательного искусства был театр. С момента появления первых повествовательных фильмов в середине-конце 1890-х годов кинематографисты стремились запечатлеть энергетику живого театра на киноэкране. Большинство этих кинематографистов начинали как сценические режиссёры конца XIX века, точно так же большинство киноактёров начинали в водевиле (например, Братья Маркс[4]) или театральных мелодрамах. В визуальном плане ранние повествовательные фильмы мало что переняли от театра, а их нарративная составляющая очень мало заимствовала из водевилей и мелодрам. До появления визуального стиля, который впоследствии стал известен как «классическая преемственность», сцены снимались в полный рост с тщательно отрепетированной хореографией, для точной передачи сюжета и взаимоотношений персонажей. В то время возможности монтажа были крайне ограничены и в основном состояли из добавления крупных планов объектов, для подчёркивания титров.
Становление немого кино (1913 — конец 1920-х)
Несмотря на отсутствие видимого реализма, присущего театру, фильм (в отличие от театра) предлагает свободу манипулирования временем и пространством и, таким образом, создаёт иллюзию реализма — временной линейности и пространственной непрерывности. К началу 1910-х годов, когда представители «потерянного поколения» достигли совершеннолетия, кинопроизводство начало реализовывать свой творческий потенциал. В Швеции и Дании этот период позже будет известен как «Золотой век» кино; в Америке пионерами этих творческих перемен считаются такие кинематографисты, как Д. У. Гриффит, который, наконец-то отмежевавшись от Edison Trust, начал снимать собственные фильмы, независимые от производственной монополии. Фильмы по всему миру начали перенимать визуальные и повествовательные элементы, которые можно найти в классическом голливудском кино. 1913 год был особенно плодотворным для этого направления, так как режиссёры-первопроходцы из нескольких стран создали такие шедевры, как «Материнское сердце»[англ.] (Д. У. Гриффит), «Ингеборг Хольм»[англ.] (Виктор Шёстрём) и «Парижский младенец» (Леонс Перре[англ.]), которые установили новые стандарты для кинофильма как формы повествования. Так же в этом году начал свою короткую, но плодотворную карьеру Евгений Бауэр (первый настоящий кинохудожник, по мнению Жоржа Садуля[5])[6].
В мире, и в Америке в частности, влияние Гриффита на кинопроизводство не имело себе равных. Не менее влиятельными были его актёры, адаптировавшие театральное искусство к новой среде. В этой связи особенно выделяется Лилиан Гиш, звезда «Материнского сердца». Эпопея Гриффита 1915 года «Рождение нации» была новаторской для киноискусства как средства повествования — став шедевром литературного нарратива с многочисленными новаторскими визуальными приёмами. Фильм так сильно повлиял на прогресс американского кинематографа, что через несколько лет устарел сам[7]. Хотя 1913 год стал мировой вехой для кинопроизводства, 1917 год был прорывным именно для США — началась эпоха «классического голливудского кино» отличавшаяся повествовательным и визуальным стилем, который к 1917 году стал доминировать в американском кинематографе[8].
Классическое голливудское кино в эпоху звука (конец 1920-х — 1960-е)
Повествование и визуальный стиль, присущие классическому голливудскому кино, получили дальнейшее развитие после перехода к звуковому кинематографу. Основные изменения в американском кинопроизводстве произошли из-за роста студийной системы. Эта форма производства с её господствующей системой «звёзд», продвигаемой несколькими ключевыми студиями[9], предваряла звуковое кино. К середине 1920-х годов большинству выдающихся американских режиссёров и актёров, работавших независимо с начала 1910-х годов, пришлось стать частью этой студийной системы, чтобы продолжить работу.
У экспертов нет однозначного мнения по поводу начала эры звукового кино. Некоторые считают таковым фильм «Певец джаза», который был выпущен в 1927 году, когда достигло совершеннолетия межвоенное поколение[англ.], чей интерес увеличил кассовые сборы фильмов, поскольку в них появился звук[10]. По мнению других эта эра началась в 1929 году, когда звуковое кино окончательно сменило немое[11]. Большинство голливудских картин с конца 1920-х по 1960-е годы были тесно связаны с жанрами вестерн, фарсовая комедия, мюзикл, мультфильм и байопик (биографический фильм). Над фильмами зачастую работали одни и те же творческие коллективы и их выпускали одни и те же студии. Например, Седрик Гиббонс и Герберт Стотхарт работали только на MGM; Альфред Ньюман проработал в 20th Century Studios двадцать лет; почти все фильмы Сесила Б. Демилля были сняты на Paramount Pictures[12], а фильмы режиссёра Генри Кинга в основном снимались для Twentieth Century Fox. Точно так же большинство актёров того времени были контрактниками тех или иных студий. Историки кино отмечают, что фильмам потребовалось около десяти лет, чтобы адаптироваться к звуку и вернуться к уровню художественного качества немого кино — это произошло к концу 1930-х, когда достигло совершеннолетия великое поколение.
На визуально-повествовательный стиль классического голливудского кино, разработанный Дэвидом Бордуэллом[14], сильнейшим образом повлияли идеи Ренессанса. Этот стиль различается на трёх общих уровнях: устройства, системы и отношения систем.
Кинематографические приёмы
Среди приёмов, наиболее присущих классическому голливудскому кино — continuity editing[англ.], «Красотки на руках»[англ.]. Он включает правило 180 градусов, один из основных визуально-пространственных элементов кино. Этот приём соответствует стилю «фотографированной игры», создавая воображаемую 180-градусную ось между зрителем и кадром, что позволяет зрителям чётко ориентироваться в положении и направлении действия в сцене. Согласно правилу 30 градусов[англ.], монтажные склейки под углом, с которого просматривается сцена, должны быть достаточно значительными, чтобы зритель мог понять цель изменения перспективы. Склейки, которые не соответствуют правилу 30 градусов, известные как джамп-каты, разрушают иллюзию временной непрерывности между кадрами. Правила 180 градусов и 30 градусов — элементарные директивы в кинематографе, которые более чем на десять лет предшествовали официальному началу классической эры, как видно из новаторского французского фильма «Путешествие на Луну» 1902 года. Методы нарезки в классическом монтаже помогают установить или поддерживать непрерывность повествования, как и в параллельном действии, который устанавливает одновременность действий в разных местах. Джамп-каты разрешены в виде осевого кадра[англ.], который вообще не меняет угол съёмки, но имеет чёткую цель показать перспективу ближе или дальше от объекта и, следовательно, не мешает временной непрерывности[15].
Системы кинематографа
Логика повествования
Классический голливудский нарратив всегда развивается за счёт психологической мотивации, то есть волей персонажа и его борьбой с препятствиями на пути к определённой цели. Этот элемент повествования обычно состоит из основного повествования (например, романа), переплетённого со вторичным повествованием или повествованиями. Повествование структурировано с безошибочно узнаваемым началом, серединой и концом, и, как правило, имеет чёткую развязку. Использование действующих лиц, событий, причинно-следственных связей, основных и второстепенных моментов является основными характеристиками этого типа повествования. Герои классического голливудского кино имеют ярко выраженные черты, активны и очень целеустремлённы. Они являются индивидуумами, мотивированными психологическими, а не социальными проблемами[2]. Повествование представляет собой цепочку причинно-следственную связей происходящих с индивидуумами — в классическом повествовании события не происходят случайно.
Кинематографическое время
Время в классическом голливудском кино непрерывно, линейно и однородно, поскольку нелинейность[англ.] влечёт за собой иллюзорность среды. Единственная допустимая манипуляция временем в этом формате — это флешбэк. В основном он используется для чёткой последовательности появления персонажей в сюжете, например, как в фильме «Касабланка»[16].
Пространство
Главное правило классической непрерывности в отношении пространства — постоянство объекта: зритель должен верить, что сцена существует за пределами кинематографического кадра, чтобы сохранялась реалистичность изображения. Пространством в классическом Голливуде стремится преодолеть или скрыть двухмерность фильма («невидимый стиль») и сильно сосредоточено на человеческом теле. Большинство кадров в классическом кино сосредоточены на жестах или мимике (средние планы). Андре Базен однажды сравнил классический фильм с заснятой пьесой в том смысле, что события, кажется, существуют объективно, а камеры дают нам только лучший обзор всего происходящего[17].
Эта трактовка пространства состоит из четырёх основных аспектов: центрирование, уравновешивание, фронтальность и глубина. Значимые лица или объекты в основном находятся в центральной части кадра и никогда не находятся вне фокуса. Балансировка относится к визуальной композиции, то есть символы равномерно распределены по всему кадру. Действие обращено к зрителю (фронтальность), а декорации[англ.], освещение (в основном трёхточечное освещение[англ.], особенно освещение в светлых тонах) и костюмы призваны отделить передний план от заднего (глубина).
Взаимоотношения систем
Аспекты пространства и времени подчинены элементу повествования.
↑Bordwell, David; Staiger, Janet; Thompson, Kristin (1985): The Classical Hollywood Cinema. Film Style & Mode of Production to 1960. New York: Columbia University Press. 1–59
Davis, Blair. The Battle for the Bs: 1950s Hollywood and the Rebirth of Low-Budget Cinema. — New Jersey : Rutgers University Press, 2012. — ISBN 978-0813552538.
Fawell, John. (2008) The Hidden Art of Hollywood. Westport Conn.: Praeger Press.
McGilligan, Patrick. Backstory 1: Interviews with Screenwriters of Hollywood's Golden Age (No. 1). — University of California Press, 1985. — ISBN 978-0520056893.
Salt, Barry. Film Style and Technology: History and Analysis.
David Bordwell and Kristin Thompson, «Happy Birthday, classical cinema!», December 28, 2007. Analysis of classical continuity in narrative film from 1917 to this day.